27/11/12

El ojo y el espectador.


El ojo y el espectador
 Resumen 

El modernismo podría ser enseñado a niños como una serie de fábulas de Aesop, sería más memorable la apreciación del arte. Piensa en todas las fábulas como "Who killed illusion" o "How the edge revolted against the center". "The man who violated the canvas" podría seguir "Where did the fraid go?" es fácil señalar a la moral: piensa en "The vanish in pas to that soaked away- and then came back and got fat" y ¿cómo vamos a contar la historia de la pequeña imagen de plano que creció y consiguió ser tan malo?. como desalojo a todo el mundo incluyendo a su padre perspectiva y su madre espacio, que habían criado a tan bueno niños, y dejar atrás este horrible resultado de una incestuosa aventura llamada abstracción, que miro hacia abajo con desprecio a todos, incluyendo-eventualmente- a sus compañeros, metafórico y ambiguo. Y cómo la abstracción y la imagen de plano, denso como ladrones. Mantuvo echando a una granuja persistente llamado Collage, que simplemente no se rendiría. Las fábulas siempre te darán mas latitud que la historia del arte. Yo sospecho que los historiadores de arte tienen fantasías acerca de sus campos, les gustaría hacer palanca, este es un prefacio de algunas generalizaciones acerca del Cubismo y collage que parecen igualmente ciertas y ficticias, y compone cuentos de hadas para adultos.

Las fuerzas que aplastan cuatrocientos años de iluminismo e idealismo juntos y expulsados desde el espacio profundo traducido en la tensión superficial. Esta superficie responde como a un campo en cualquier marca en eso. Una marca es suficiente para establecer una relación no tanto con la siguiente como con la estética y la ideológica potencia del lienzo en blanco. El contenido del lienzo vacío aumentó como el modernismo que continuó. Imagina un museo de potencias tales, que un corredor temporal colgaba lienzos en blanco- desde 1850, 1880, 1910, 1950, 1970. Cada una contiene antes de cada pincelada se colocase en ellos, supuestos implícitos  en el arte de su época. Como la serie se aproxima al presente cada miembro acumula un contenido latente mas complejo. El modernismo clásico vacío termina relleno con ideas que están a punto de saltar en la primera pincelada. La superficie especializada en el lienzo moderno es como una invención aristócrata como un ingenio humano jamas evolucionado.

Inevitablemente, lo que paso en esa superficie, pintarse solo, donde locus (que es la emoción de una persona que determina el rumbo de su vida), tiene un conflicto ideológico. Atrapado entre su sustancia y su potencial metafórico. pintura escenifica de tu cuerpo material los dilemas residuales del ilusionismo. Ya que la pintura se convirtió en sujeto, objeto y proceso. y el ilusionismo fue sacado de ahí. La integridad de la imagen del plano y la moralidad del medio favorece la extensión lateral. Lo mainstream ( lo producido, corriente principal, lo masificado, lo convencional.) como programado para Cezane hasta los campos de color se desliza los largo de la pared, medidas con coordenadas horizontales y verticales , mantiene la propiedad de la gravedad en la vista vertical. Esta es la etiqueta del discurso normal social. y a través de la vista del mainstream continuamente se reintroduce en la pared, que a su vez apoya o sustenta al lienzo, que la superficie, ahora tan sensible que un objeto podría causar en ella, por así decirlo, un parpadeo. (blink)

Pero como el arte elevado aspiraba la imagen del plano, el vernáculo superado en sí mismo de trasngredirlo en un hábitat común. Mientras los impresionistas cerraban la perspectiva tradicional con una cortina de pintura, muchos pintores y fotógrafos en muchos países juegan con la ilusión desde las grotesquerias de Archimboldesque hasta trompe l'oiel. Conchas, brillantina, cabello,piedras, minerales, y arcoiris se adjuntan a las tarjetas postales, fotografías, marcos, cajas de sombras. Este florecimiento de mal gusto, saturado en la versión de memoria corrupta victoriana de corto plazo,- nostalgia- fue, por supuesto, un sustrato del simbolismo y realismo. Así cuando, en 1911, Picasso pego esa pieza en hule impreso con silla- palmeta en un lienzo, algunos colegas anticipados puede que hayan visto esto como un gesto recién llegado (retardataire).

Este trabajo es ahora Exhibicion A de collages, Artistas, historiadores, críticos siempre vagan hacia 1911 para echarle un vistazo. Que marca una  mirada irrevocable a través del paso del espejo desde el espacio de la imagen en un mundo secular, el espacio del espectador. El cubismo analítico empujo lateralmente pero asomo el cuadro del plano, contradiciendo a los avances previos en definirlo. Facetas del espacio son empujadas hacia delante; algunas veces parecen atrapados en la superficie. Bits de Cubismo analítico, entonces pueden estar listo para ver como una especie de collage manqué (collage perdido)

El momento en el que el collage fue unido a esa ingobernable superficie cubista hubo un instantáneo cambio. Ya no es capaz de precisar un sujeto junto a un espacio tan superficial para ello. El punto de fuga múltiple del cuadro del cubismo analítico se muestra en el cuarto con el espectador. Su punto de vista rebota entre ellos. La superficie de la pintura se hace opaco por el collage. Atrás de esto es una simple pared o un vacío. Por delante es un espacio abierto en donde el sentido del espectador de su propia presencia se convierte en una sombra cada vez más palpable. Expulsado del iluminismo del edén, se mantiene lejos de la superficie literal de la imagen, el espectador se vuelve encerrado en el problema de evasores que provisionalmente definen la sensibilidad del modernismo. El espacio impuro en el cual él destaca es radicalmente cambiado. La estética de la discontinuidad se manifiesta en la alteración del espacio y del tiempo. La autonomía de las partes, la rebelión de los objetos, bolsillos de evitar convertirse en fuerzas generativas de todas las artes. Abstracción y realidad, no realismo-, condujo este argumento rencoroso a lo largo del modernismo. El plano de la imagen, como un exhaustivo country club, mantiene la realidad fuera y por buenas razones. El esnobismo (lo snob) es una forma de pureza, el prejuicio es una forma de ser consciente. La realidad no se conforma con la reglas de etiqueta, suscribirse a los valores exclusivos o llevar una corbata. Es un conjunto de relaciones vulgares y se ve con frecuencia en los barrios bajos entre los sentidos antitéticos con otras artes.

Ambos abstracción y realidad, sin embargo, están implicados en la dimensión y el espacio del sagrado siglo veinte. La división exclusiva entre ellas ha desdibujado el echo de que la primera tiene una importancia practica considerable- contrario del mito moderno donde el arte es "inútil". Si el arte tuviera alguna referencia cultural  (ademas de ser cultura). Seguramente este es la definición de nuestro espacio y tiempo. El flujo de la energía entre conceptos de espacio articulado a través del trabajo de arte y el espacio que ocupamos es uno de los básicos y menos comprendidas fuerzas en el modernismo. El espacio modernista redefine el status del observador , pensadores de su propia imagen. La concepción espacio modernista, no es un tema, puede que el publico lo conciba como una amenaza. Ahora, por supuesto, el espacio no contiene amenazas, no tiene jerarquías. Sus mitologías son drenadas, su retórica se derrumbo. Es simplemente una especia de potencia indiferenciada. esto no es una degeneración del espacio pero la convención sofisticada de una cultura avanzada que ha cancelado sus valores en el nombre de la abstracción llamada libertad. El espacio no es solo donde las cosas pasan, las cosas hacen que pase el espacio.

El espacio se aclaro no solo en la imagen, pero en el lugar donde cuelga la pintura- la gallería, que con el postmodernismo se une al plano del cuadro como una unidad del discurso. Si el plano del cuadro define la pared, el collage comienza a definir el espacio entero. El fragmento del mundo real se sienta en la superficie del cuadro (plonked) es la impronta de una energía generativa imparable. ¿Que no, a través un impar irrevocable de que ya encontramos en el espacio de una gallería, termina en el interior del cuadro, mirando un plano de la pintura opaca que nos protege de un vacio.? ¿podría las pinturas Lichtenstein en la parte trasera de un lienzo ser un texto para esto?
A medida que avanzamos en torno a ese espacio, mirando las paredes, evitando las cosas del suelo, nos damos cuenta de que la galería contiene un fantasma errante con frecuencia se menciona en los despacho del avant-garde- el espectador.
Quién es el espectador, aparte llamado el observador, o ocasionalmente el que percibe?. No tiene rostro, es sobre todo una vuelta. Es ligeramente torpe. Su actitud inquisitiva y su perplejidad discreta. El- estoy seguro de que es mas masculino que femenino lo que llegó con el modernismo, con la desaparición de la perspectiva.

Él parece nacer fuera de la pintura y, como el perceptivo Adam, se dibuja de forma repetida para contemplarlo. El espectador  parece un poco tonto, el no es tu o yo. Siempre en guardia, se tambalee dentro un lugar se tambalea en su lugar antes de cada nuevo trabajo que requiere su presencia. Esto obliga al sustituto a estar listo para promulgar nuestras especulaciones más elegantes. Pone a prueba con paciencia y no le molesta que le proporcionen las instrucciones y respuestas "el espectador siente…" el observador avisa ", " el espectador se mueve…" el es sensible a los efectos: " El efecto en el espectador es…" el huele las ambigüedades como un sabueso: " atrapado entre estas ambigüedades, el espectador "… El no solo se mantiene y se sienta en el comando él se acuesta, e incluso se arrastra como prensas modernismo en él sus indignidades finales.
sumido en la oscuridad, privado de señales perceptivas, maldito por luces estroboscópicas, con frecuencia mira a su propia imagen picado y reciclado por una variedad de medios de comunicación. Arte le conjuga, pero él es un verbo lento, deseoso de llevar el peso del significado, pero no siempre lo hará. Se balancea, se pone a prueba, está desconcertado, desmitificado. Con el tiempo, el espectador se tropieza entre los roles confusos: él es un grupo de unos reflejos motores, un vagabundo adaptado a la oscuridad, el que vive en una tabla, un actor ausente, incluso un disparador de luz y sonido en un espacio de tierra minada por el arte. Incluso puede ser dicho que él es un artista y ser persuadidos de que su contribución a lo que observa o los viajes a través de su firma es autentica.

Sin embargo, el espectador tiene un pedigrí digno. Su genealogía incluye los racionalistas del siglo XVIII con un astuto ojo de Addison espectador, tal vez, equivalente cuya galería se llama "el observador", un "espectador". Un antecedente más cercano es el yo romántico, que rápidamente se divide para producir un actor y un público, un protagonista y un ojo que lo observa.

Esta división romántico es comparable a la adición del agente a la tercera etapa griego. Los niveles de conciencia se multiplican, las relaciones reformados, nuevos huecos rellenados con meta-comentario de la audiencia. El espectador y su primo snob el ojo llega en buena compañía. Delacroix los llama de vez en cuando, se codea con ellos Baudelaire. Ellos no están en tan buenas relaciones con los demás. El ojo epiceno es mucho más inteligente que el espectador, que tiene un toque de torpeza masculina. El ojo puede ser entrenado de una manera en que el espectador no puede. Se trata de un bien afinado, órgano, incluso noble, estético y socialmente superior al espectador. Es fácil para un escritor tener un espectador alrededor, hay algo del eterno lacayo de él. Es más difícil tener un ojo, aunque ningún autor debe entenderse sin uno. No tener un ojo es un estigma que se oculta, tal vez conocer a alguien que tiene uno.

El ojo puede ser dirigido, pero con menos confianza que el espectador, que, a diferencia del ojo, es más bien dispuesto a agradar. el ojo es más sensible a un conocido con quien uno debe permanecer en buenos términos. A menudo se interrogó un poco nervioso, las respuestas recibidas con respeto. Debe ser atendido mientras se observa la observación siendo su función perfectamente especializado. El ojo discrimina entre ..... el ojo resuelve ... el ojo recibe, balances, pesa, discierne, percibe ....Pero al igual que cualquier pura sangre, tiene sus límites. "a veces el ojo no percibe …"No siempre es predecible, se ha sabido que mentir. Tiene problemas con el contenido, que es la última cosa que el ojo quiere ver. No es bueno en absoluto para mirar a los taxis, accesorios de baño, las niñas, resultados deportivos. De hecho, es tan especializado puede llegar a ver en sí. Pero es sin igual para observar un determinado tipo de arte.

El ojo es el único habitante de la toma instalación desinfectados.
El espectador no está presente. Disparos de instalación son generalmente de obras abstractas; realista no ir mucho por ellos. La cuestión instalación disparos de escala se confirma (el tamaño de la galería se deduce de la foto) y borrosa (la ausencia del espectador podría significar la galería es de 30 metros de altura) Esta escalas se ajusta a las fluctuaciones de la reproducción a través del cual pasa la obra de arte logradas. El ojo del arte se ejerza sobre casi exclusivamente es la que conserva la imagen en un plano convencional modernismo. El ojo mantiene el espacio de la galería sin problemas, incluyendo sus muros collage-favorece el espectador. El espectador se encuentra en el espacio dividido por las consecuencias del collage, la segunda fuerza que alteró el gran espacio de la galería. Cuando el espectador es Kurt Schwitters se nos lleva a un espacio que puede ocupar sólo a través de informes de testigos oculares, caminando nuestros ojos a través de  fotografías que desafían más que la experiencia confirma: su Merzbau de 1923 en Hanover destruido en 1943.


"Crece en la misma forma que la gran ciudad lo hace", escribe Schwitters, "Cuando un nuevo edificio aumenta, la Oficina de Vivienda comprueba que el aspecto general de la ciudad no va a ser arruinado. En mi caso, me encuentro con una cosa u otra que se parece a mí como si estaría bien que de KdeE (Catedral de Mistery Erótica) así que recogerlo, llevarlo a casa, y adjuntarlo y pintarlo, siempre teniendo en cuenta el ritmo del conjunto. El día viene cuando me di cuenta de que tengo un cadáver en mis manos-reliquias de un movimiento en el arte que está pasada de moda. Lo que pasa es que me los deje en paz, sólo me cubrirlas en su totalidad o en parte con otras cosas, dejando en claro que están siendo degradado. A medida que la estructura se hace más grande y más grande, valles, hondonadas, cuevas aparecen, y éstos llevan una vida propia dentro de la estructura general.Las superficies yuxtapuestas dan lugar a formas sinuosas en todas direcciones. Una disposición de los cubos más estrictamente geométricos cubre la totalidad, debajo de la cual formas son curiosamente doblado o torcido de otro modo hasta su disolución completa se consigue ".

Los testigos de Merzbau no se reportan a si mismos en ella la miran y en lugar de experimentarse a sí mismos en ello.
El ambiente era un género casi cuarenta años de distancia, y la idea de un espectador rodeado todavía no era consciente.
Todos reconocieron la invasión del espacio y cuyo autor como Werner Schmalenbach puso "progresivamente desposeídos"
La energía que hace posible esta invasión no se reconoce, a través mencionado por Schwitters, ya que si el trabajo tenía un principio organizada, era el mito de una ciudad. La energía que hace posible esta invasión no se reconoce, a través mencionado por Schwitters, ya que si el trabajo tenía un principio organizada, era el mito de una ciudad.La ciudad ofreció materiales, modelos de proceso, y una estética primitiva de yuxtaposición-congruencia forzado por las necesidades e intenciones mixtas. La ciudad es el marco indispensable del collage y del espacio de la galería. El arte moderno necesita el sonido de tráfico exterior para autenticarse.
El Merzbau era un duro, un trabajo más siniestro de lo que parece en las fotografías que tenemos disponibles. Surgió de un estudio-que es un espacio, materiales, un artista, y el proceso.Espacio extendida (arriba y abajo) ando también lo hizo el tiempo (a unos 13 años). La obra no puede ser recordado como algo estático, como se ve en las fotografías.
Enmarcado por metros y años, era un mutante, construcción polifónica, con múltiples materias, funciones, conceptos de espacio y de arte. Yo tengo contenido en relicarios recuerdos de esos amigos Gabo, Arp, Mondrian, ay Richter.Era una autobiografía de viajes en la ciudad. Hay una "morgue" en los escenarios de la ciudad. La mayoría de estos presunción expresionismo / Dada fueron enterrados, como la culpa, por la superposición posterior constructivista que convirtió al Merzbau en un híbrido utópico. El constructivismo no clarifica la estructura: parte práctica de diseño (escritorio, taburete) parte escultura y, la parte de arquitectura, que lo recuerda que dijo Schmalenbach " espacio irracional". Tanto el artista tendemos a pensar en ellos juntos, intercambian identidades y máscaras.
Hay algo involutivo y al revés-sobre(inside-out) de la obra Merzbau.
Sus conceptos tenía una especie de nuttines (sabor, fuerte) reconoció que algunos visitantes comentando su falta de excentricidad. Son numerosos los dialectos, -entre en Dada y el constructivismo, estructura y experiencia, lo orgánico y lo arqueológico, fuera de la ciudad, el interior del espacio- como un espiral alrededor de una trabajo: transformación.
Kate Steinitz, el Merzbau el visitante mas perceptivo notara una cueva " en donde una botella de orina se mostró solemnemente así que los rayos de luz que caen en el se vuelve liquido dorado". La naturaleza sacramental de transformación esta profundamente conectado con el idealismo del romanticismo; en esta fase expresionista se prueba a si mismo mediante la realización de las operaciones de rescate entre los materiales más degradados y sujetos.
Inicialmente la imagen de plano es una idealización de espacio transformado.
La transformación de los objetos es contextual un asunto o reubicación. Cuando aislado, el contexto de los objetos es la galería. Con el tiempo, se convierte en la propia galería, como el plano de la imagen, una fuerza transformadora. En este punto, como arte minimalismo demostrado puede literalizado y transformado:la galería lo hará arte de cualquier modo. Idealismo es difícil de extinguir en el arte, porque lo vacío de la galería se convierte en art manqué (arte perdido) por lo que lo conserva. El Merzbau de Schwitters puede ser el primer ejemplo de una "galería" de una cámara de transformación , desde el cual el mundo puede ser colonizado por el yo convertido.

La carrera de Schwitters ofrece otros ejemplos de un espacio intimo definido por su aura propietaria. Durante su estadía en el campo de detención británica para los enemigos extranjeros en la isla Wight, el se estableció en un espacio habitable debajo de la mesa. La creación de ese lugar en un campamento para gente desplazada es animal, ridículo y digno. En retrospectiva, este espacio, como el Merzbau, solo podemos recordar, significa la firmeza con Schwitters forzó una función recíproca entre el arte y la vida, con la mediación en este caso simplemente vivir.
El collage es un negocio ruidoso. Una compañía de soundtrack son letras y cartas. Sin entrar en las complejidades atractivos de la letra y la palabra en el modernismo, son perjudiciales. Desde el futurismo hasta la Bauhaus palabras atraviesan los medios de comunicación y, literalmente, se ven obligados a escena. Todos los movimientos mixtos tienen un componente teatral que corre paralela al espacio de la galería, pero que, en mi opinión, no contribuye mucho a su definición. La convención teatral muere en la galería.
Las recitaciones de Schwitters rompe con la convención de una vida ordinaria, hablando y dando lecturas o conferencias. La forma en que su persona bien vestida enmarcado sus expresiones deben haber sido desorientado.
En una carta a Raoul Haussmann reporta una visita al grupo de Van Doesburg en 1923 donde dice que Doesburg lee un programa dadaísta muy bueno donde dice que lo dadaísta haría algo inesperado. En ese momento me levante a la mitad del parque publico y ladre fuerte. Algunas personas se desmayaron y fueron cargadas, y los periódicos reportaban que Dada significa ladrar. Enseguida llegaron los compromisos desde Haarlem y Amsterdam. Se agoto en Harlem, y camine para que todos pudieran verme y todos esperaban a que yo ladrara. Doesburg dice de nuevo, "haré algo inesperado" esta vez me soné la nariz , los periódicos reportaban que no ladre que solo me soné la nariz. En Amsterdam estaba tan lleno que la gente daba pagaba para lograr tener un asiento, no ladre, no soné mi nariz, recite la revolución. Una mujer no pudo para de reír y tuvo que salirse.


Los gestos son precisos y brevemente interpretados- "soy un perro, estornudo o un panfleto. Como piezas de Merz, ellas son collage dentro de una situación, ambiental, desde el cual ellos derivan energía
Los happenings fueron el primer en indeterminado, no teatrales espacios. almacenes, fabricas desérticas, tiendas viejas. Los happenings mediado un enfrentamiento de cuidado entre el teatro de avant-garde y collage.
Ellos conciben al espectador como una especia de collage en donde el se extiende a lo largo del interior- su atención se divide por eventos simultáneos, sus sentido se desorganizan redistribuyen por una lógica firmemente transgredida. Se dice muy poco en la mayoría de los happenings pero igual que en la ciudad se presentaron sus temas, ellos literalmente se arrastraban con palabras. Palabras que en efecto, fue el titulo de un entorno con el cual Allan Kaprow adjunta al espectador en 1961. Las palabras contienen nombres circulantes (personas) quienes son invitadas a contribuir con palabras en papeles para adjuntar a las paredes y particiones. El collage parece tener un deseo latente que se turne en si mismo hacia dentro tiene algo womblike en ella.
Puede ser que el surrealismo ilustrativo conserva la ilusión dentro de la pintura, evitando las implicaciones de la expulsión desde el plano de la pintura en el espacio real. Dentro de este tiempo hay puntos de referencia y gestos que conciben a la galería como una unidad. Lissizky diseña una galería moderna en 1925 en Hanover, como Schwitters trabajaba en su Merzbau. Pero con una excepción dudosa, ellos  no emergieron del collages. El collage ambiental y el montaje se aclara con la aceptación del cuadro como un género. Con cuadros ( Segal, Kienholz) el espacio ilusionista dentro de la imagen tradicional se actualizara en la caja de la galería. La pasión de actualizar incluso la ilusión es una marca- incluso un estigma- del arte de los sesenta. Con el cuadro, la galería "suplanta" otros espacios.

No importa si es un bar (Kienholz), un cuarto de hospital (Kienholz), una gasolinera (Segal) una habitación (Oldenburg), una sala (Segal) , un estudio "real" (Samaras). El espacio de la galería "comillas" el cuadro y los hace arte, muchas de sus representaciones se volvieron arte dentro del espacio ilusionaría de la imagen tradicional.
incluso en su modo de fabricación son simulacros de la vida y de hacer caso omiso de nosotros con un poco de indiferencia irritante de los muertos, incluso son indiferentes entre ellos mismos.


Pero el efecto en el espectador que se une a ellos es una infracción. Porque una infracción hace parcialmente visible hacia uno, que minimiza los lenguajes corporales, alienta una convención de silencio y tiende a sustituir el ojo por el espectador. Esto es lo que exactamente pasa en el cuadro de Segal el yeso blanco es una convención de eliminar, que también nos removemos de nosotros mismos.


Encontrando a Hanson o a de Andrea es impactante, viola nuestro propio sentido de la realidad  por la realidad de nuestros sentidos. Ellos infraccionan no solo en nuestro espacio pero en nuestra credibilidad. Ellos derivan, en mi parecer, no tanto de la escultura a partir del collage, algo toma de adentro y artified por la galería. En el aire libre con el contexto adecuado serian aceptados como vivos, es decir, no sería visto dos veces. Ellos son estaciones en una forma a la pieza ultima del collage,-la figura viviente. Esta figura proveen de O.K. Harris en 1972 por Carling Jeffrey: la escultura viviente, cual como pieza de collage, declara,- como solicitud- su propia historia.  Una figura viva es como a un collage nos devuelve a los trajes de desfile de Picasso, a una imagen cubista caminando, y este es un buen punto en el cual recoges estas dos familiares modernos. El ojo y el espectador de nuevo.

El ojo y el espectador sentados en diferentes dirección desde el cubismo analítico. El ojo va solo con el budismo sintético ya que retoma el negocio de la redefinición del plano de la imagen. El ojo mira abajo del espectador, el espectador piensa que el ojo esta fuera del contacto de la vida real. Las comedias de las relaciones son de proporcionales Wildean, El ojo sin un cuerpo y un cuerpo sin mucho de un ojo se cortan mutuamente hasta la muerte.
En los años sesenta y setenta, el ojo y el espectador negocia algunas transacciones. Objetos minimalistas seguido provocan percepciones distinta de lo visual. Aunque lo que estaba allí inmediatamente se declaró en el ojo, tiene que checarse, de otra manera, cuál es el punto de la tercera dimensión?
El ojo y el espectador no se fusionaron pero cooperaron para la ocasión. El ojo estaba impresionado con la información residual del cuerpo. Los otros sentidos del espectador, siempre están en lo crudo, infundida con alguna discriminación fina del ojo.
Los ojos necesitan al cuerpo para proverlo de información- el cuerpo se convierte en datos recolectados. Hay un trafico pesado en ambas direcciones en esta carretera de sensores- Entre la sensación conceptializada y el concepto actualizado.   La galería vacía no esta realmente vacía, sus paredes están sensibilizadas por el plano de la imagen, sus espacio preparado por collages.

Al principio sentimos que no podemos tener ninguna experiencia si no nos alienamos primero, de echo la alienación puede ser ahora necesario prefacio para experimentar.
A modo de experiencia  puede ser llamada degenerativa, pero no es mas que nuestro espacio es degenerativo. Es simplemente el resultado de ciertas necesidades que presionan sobre nosotros. Un ejemplo es la cámara instantánea (Polaroid)  como tener un buen momento en el verano que sirve para convencer a tus amigos que tuviste un buen rato, si ellos lo creen tu también lo creerás.
La constelación de narcisismo, inseguridad y pathos es tanta influencia que nadie esta absento.

Entonces en la mayoría de las áreas de experiencia hay un trafico ocupado en apoderados y sustitutos . La implicación es que esa experiencia directa puede matarnos. El sexo solía ser el ultimo reducto donde la privacidad para preservar la experiencia directa sin la interposición de los modelos. Pero cuando el sexo se hizo publico, prometiendo una experiencia real,y te hacen conscientes de que es inalcanzable, otro factor es la "sensación" que se convirtió dentro de un producto de consumo.
El arte moderno, en esta y otras áreas, estaba a la cabeza de tiempo. Para el observador- algo que mira a través-  y el ojo valida la experiencia, se unen a nosotros cada vez que entramos en una galería, y la soledad de nuestra deambulación es obligatorio, porque estamos manteniendo un mini-seminario con nuestros sustitutos. Hasta es punto seamos ausentes de nosotros mismos en favor por el ojo y espectador, quien nos reporta que podríamos haber visto si hubiéramos estado allí.

Algo fundamental para nuestra provisional identidad moderna es buscar el arte como " en otra parte" como un viaje,siempre recondicionando nuestro sentido lábil (poco estable). Para el espectador y el ojo son convenciones que estabilizo en sentido en nosotros mismo.
Reconocen que nuestra identidad es en sí misma una ficción, y nos dan la ilusión de que estamos presentes a través de un doble filo autoconciencia. Objetivamos y consumimos arte.
Entonces cuando nos nutrimos a seres que no existen o mantener algún muerto de hambre estético llamado " hombre formalista"
Los impresionistas fueron los primeros espectadores que tuvieron problemas mirando la imagen. Cuando se hizo un intento para verificar el tema de ir de cerca, que desapareció el espectador se ve obligado a correr de ida y vuelta bits de ti trampa de contenido antes de que se evaporen. La pintura como un objeto pasivo, era emisor de instrucciones.

El espectador se comienza a preguntar "Qué se supone que es?", ¿qué es lo que quiere decir? ¡¿dónde me debo de parar? Problemas de porte son intrínsecamente al modernismo, impresionismo comenzó el acoso del despacho avant-garde,parece que el modernismo desfilo por una inmensa angustia sensorial, por una vez el objeto de escutrinio (el espectador se ve obligado a correr de ida y vuelta bits de ti trampa de contenido antes de que se evapora) se vuelve activo, neutros sentidos se vuelven un ensayo.
Modernismo subraya el hecho de que la identidad en el siglo XX se centra en la percepción.
Una ves que el "activo" de los trabajos de arte son incluidos en el arco perceptivo, los sentidos están en tela de juicio, y como los sentidos aprehender a los datos que confirman la identidad, la identidad se convierte en un problema.

Pero el ojo y el espectador reposo durante más de deslizamiento sentidos y muta identidad. Cuando llegamos a ser consciente de mirar una obra de arte (mirando a nosotros mismos mirando) cualquier seguro de lo que está "ahí fuera" se erosiona por las incertidumbres del proceso conceptual.
De nuevo el ojo y el espectador emergen con doble función. Se mantienen por el proceso que continuamente resta las paradojas de la conciencia, hay una oportunidad de dispensar de sustitutos y experiencia "directa".

Luego hay un proceso para eliminar el ojo y el espectador así institucionalizarlos, y esto ah ocurrido. Conceptualismo hard-core elimina el yó en favor de la mente. La audiencia lee. El sentido, esto es mas arte o mas como las condiciones que lo sustentan.
Una condición es el espacio de la galería. Así hay una maravillosa paradoja acerca de la instalación de  Joseph Kosuth en Castelli en 1972, las tablas, los libros abiertos. No se esta mirando un cuarto, en una sala de lectura, desnudo, esencial, incluso puritana, el cancela el dibujo.
Si el conceptualismo elimina el ojo por una vez mas haciéndolo esclavo de la mente, body art, tal como Chris Burden, identificas el espectador con el artista y el artista con el arte.  la santísima trinidad . Eliminando al espectador por identificarlo con el cuerpo del artista promulgando  el ese cuerpo las vicisitudes del arte y el proceso es un extraordinario engreimiento.

En estos casos extremos el arte se convierte en la vida de la mente o la vida del cuerpo, y cada uno ofrece sus rendimientos, El ojo desaparece dentro de la mente, y el espectador, en el suicidio de un fantasma sustituto, inducir su propia eliminación.


texto sacado del blog 
http://teoriadelarte3liliana.blogspot.mx/

No hay comentarios:

Publicar un comentario